Páginas

Artistas de la A a la Z

Nanga o Bunjinga

Koushotanshozu, 1793 de Tani Buncho

Nanga 南画 (pintura del sur?), también conocido como Bunjinga 文人画 (pintura letrada?) fue una escuela de pintura japonesa, que floreció en el período Edo, en el que a muchos artistas se les consideraba letrados o intelectuales. Cada uno de estos, por definición, fue único e independiente. En estas obras, pintadas normalmente con tintes monocromáticos negros, algunas veces con leves usos de otros colores, mostraban una gran admiración sobre las tradiciones de la cultura de China. En sus cuadros normalmente se dibujan algunos paisajes de dicho país, tema que también abarcaron antes los pintores intelectuales chinos, llamados Wenrenhua. El nombre de nanga es la abreviación de nanshūga, referido a las escuelas de pinturas chinas del sur (Nanzonghua en chino).

Historia

Los letrados chinos querían mostrar en sus pinturas el ritmo que ellos sentían en la naturaleza, más que reflejarlo de manera realista en sus dibujos. Los artistas se involucraban bastante en sus pinturas, intentando mostrar todos sus sentimientos en ellas, y al ser intelectuales, cuidaban cada trazo y forma del cuadro. Este estilo de pintura es un reflejo de la idea del intelectual como maestro de todo tipo de artes - pintura, caligrafía y poesía.

La formación del Bunjinga

Debido a la política que implementó el Shogunato Tokugawa desde el 1641 en el período Edo, Japón perdió todo contacto con el resto del mundo de manera tajante, aunque las relaciones con China persistieron, si bien bastante más limitadas. Las pocas cosas que llegaban a Japón eran, bien importadas a través de Nagasaki, bien producidas allí mismo por chinos. Debido a esto, los artistas bunjin que querían inspirarse en el tipo de vida y los ideales chinos quedaron con una visión incompleta del arte y los ideales del país vecino. El Bunjinga surgió, por lo tanto, de lo que llegaba a Japón desde China, incluyendo los manuales de dibujo xilografiados y una amplia gama de pinturas que variaban mucho en calidad unas de otras.

El Bunjinga emergió como un nuevo y único tipo de arte por esta razón, ya que la cultura y el ambiente japonés tenía grandes diferencias con los de sus parientes chinos. De esta manera, se implementó en gran medida a otras escuelas de arte, como la escuela Kanō o la escuela Tosa. Los intelectuales mismos, sin embargo, no se consideraban miembros de dichas academias, no como sus homólogos chinos. Mientras que los chinos eran, en gran medida, académicos que aspiraban a ser pintores, los japoneses eran pintores profesionales que aspiraban a ser intelectuales.

Características

Las pinturas nanga o bunjinga siempre representaban cosas que eran tradicionales y admiradas en China. Los artistas se centraban exclusivamente en los paisajes, y en ellos, en las flores y pájaros. Las poesías u otras inscripciones que se le agregaban al cuadro eran elementos importantes de este estilo artístico, y eran normalmente añadidos por amigos y conocidos del artista.

Al contrario que otras escuelas de arte que tenían unas características definidas que, en cierto modo, se transmitían en parte a sus estudiantes y seguidores, en el nanga no fue así, ya que lo único característico que tenía es la ambición que ponía el pintor, en el que en la obra expresaba su amor por la cultura china. Es por lo anteriormente mencionado que cada autor tenía un estilo diferente y marcado. Cuando, después del período Edo, Japón empezó a abrirse a culturas occidentales, muchos artistas bunjin empezaron a acoger elementos de dichas culturas en sus obras.

Ernest Fenollosa y Okakura Kakuzo, dos de las primeras personas que introdujeron el arte japonés en occidente, son conocidos por criticar el nanga tachándolo de algo trivial y derivativo. Es por ello que este estilo solo causó atención a los académicos en las últimas décadas, es decir, cien años después de su auge.


Artistas de Nang o Bunjinga

Kabyline en acción de Victor Brauner


El autor consideraba a este extraño personaje, mitad monje mitad vampiro, como un descendiente espiritual del Pére Ubu de Jarry. Lo pintó varias veces en ambientes insólitos. En esta tela, el inquietante personaje parece a punto de desvelar un misterio horripilante, sin perder cierta candidez aprendida quizás en las series filmadas de Fantomas.

(Colección León Jérusalemi, Le Vésinet)

Fuente: Historia del Arte. Editorial Salvat

Arte flamenco

Arte que se desarrolló, hasta 1830, en las regiones que constituyen la actual Bélgica.

Arquitectura

Apenas quedan restos en Flandes de los monumentos imperiales romanos y de la época prerrománica. La agitada historia militar de estas regiones, campo de batalla europeo durante siglos, ha contribuido también a la destrucción de gran cantidad de construcciones del período románico. Los monumentos más importantes de esta época, que aún existen, son la catedral de Tournai (empezada en 1110), con cuatro grandes campanarios cuadrados que flanquean un cimborrio central, y el impresionante castillo de los condes de Flandes, en Gante, construido a fines del s. XII, según el estilo de las fortificaciones siríacas de la época de las primeras cruzadas. Los edificios góticos. en cambio, son abundantes: iglesias que emplean el ladrillo en la zona marítima (San Salvador y Nuestra Señora, de Brujas) y la piedra en el Brabante y en la zona valona (Tongres. Dinant y Santa Gúdula de Bruselas). La arquitectura civil, en este período, levanta las grandes torres fortificadas de las municipalidades, llamadas beffrois (Brujas, Gante, Tournai), los palacios comunales -de gran fantasía decorativa (Brujas, Bruselas, Oudenarde, etc.)- y las lonjas o halles, entre las cuales destaca la de Ypres (s. XIV). El gótico flamígero se desarrolla ya en el s. XVI y tiene sus mejores obras en Lieja (Saint-Jacques y Saint-Martin). A partir del s. XVI los ejemplos arquitectónicos del Renacimiento italiano y francés influyen en las grandes construcciones del Palacio Episcopal de Lieja y del Palacio Comunal de Amberes (1561-65). El barroco, transformado por los arquitectos flamencos, produce la exuberancia triunfal de San Carlos Borro meo de Amberes, que se acentúa en las abadfas de Averbode y Grimbergen y, a fines del s. XVII, el conjunto fantástico de los edificios corporativos que, junto con el ayuntamiento, de estilo gótico, constituyen la Gran Plaza de Bruselas. La escultura barroca crea una serie de púlpitos que rivalizan en dinamismo de líneas y complejidad. En el s. XVIII se levantaron en Bruselas numerosos palacetes privados al estilo francés y se realizó la urbanización de

Mesa de los siete pecados capitales, por el Bosco, 1490-1510
Pintura y escultura

La pintura de esta época constituye la gloria del arte flamenco, que empieza a proporcionar grandes figuras en el período del gótico internacional, como Melchor de Broederlam (fines del s. XIV) y los geniales miniaturistas Jacomart de Hesdin, Jean Malouel y, sobre todo, Jean y Paul de Limbourg, autores de las célebres ilustraciones del códice Las muy ricas horas, del duque de Berry. La perfección técnica y el gusto poético y refinado de la miniatura pasan a la pintura sobre tabla, cuyo iniciador es el genial pintor Jan Van Eyck. Su políptico El Cordero Místico (San Bavón, Gante) es una de las obras capitales de la historia del arte y el origen de la famosa escuela flamenca. Rogier van der Weyden, Dierick Bouts, Hans MemlingHugo van der Goes, etc., que también formaron parte de esta escuela, realizaron, a lo largo del s. xv. una serie de obras maestras caracterizadas por la agudeza óptica con que es captada la realidad y por unos colores impregnados de luz que, pese a tratar con una precisión increíble el mínimo detalle, logran un efecto de conjunto igualmente sintético y grandioso. La pintura del período renacentista oscila entre la tradición eyckiana (Quentin Metsys, Pieter Pourbus, Antonio Moro) y el italianismo (Jean Mabuse, Frans Floris, Martin de Vos), y produce dos personalidades extraordinarias: Hieronymus Bosch, conocido en España como El Basca, famoso por su fantasía macabra y grotesca que prefigura ciertos aspectos del surrealismo moderno, y Pieter Brueghel, observador atento de la vida de su tiempo, a través de una visión personal que le convierte en un gran poeta de la vida rústica. Al igual que en la arquitectura, la influencia del Renacimiento italiano y francés se manifiesta en las obras escultóricas de Cornelis Floris, de Jean Mane y de Jacques Dubroeucq. La pintura barroca está dominada por las grandes figuras de Pedro Pablo Rubens, que transforma bajo su poderosa personalidad el italianismo flamenco en un lirismo triunfal, y por Antoon Van Dyck, cuyos retratos, de una noble elegancia, influirán decisivamente en la pintura inglesa. En torno a ellos, Jacob JordaensSnyders. Brouwer, gran influencia en Inglaterra y en los Países Bajos. Los arquitectos italianos de Fontainebleau (Primaticcio, Serlio, etc.) formaron también una serie de discípulos, autores de gran parte de la arquitectura renacentista francesa. En el s. XVII, bajo el impulso de Enrique IV, aparece una segunda escuela de Fontainebleau, de calidad inferior a la precedente, cuyos pintores (J. Dhoey, A. Dubois, M. Fréminet, etc.) mezclaron el manierismo miguelangelesco con una fuerte influencia flamenca.

Fuente: Historia del Arte. Editorial Salvat.

Artistas del Arte Flamenco

Futurismo

El funeral del anarquista Galli, 1910-1911 de Carlo Carrá

Movimiento cultural de origen italiano que, con doble proyección artístico-literaria, fundó a comienzo del siglo XX el poeta F. T. Marinetti.

La temática del futurismo se inspira en el afán de traducir el ritmo nuevo de la civilización moderna, exaltando el culto a la máquina y al producto industrial –como contrapuesto a las obras de arte de tradición clásico-académica-, el mito de la acción por la acción (a semejanza de G. D’Annunzio) y el concepto de la guerra como “única higiene mundial”. Posteriormente, el grupo de los seguidores de F. T. Marinetti fuen en parte absorbido por el fascismo, y el asentimiento a la consagración oficial probó su carácter ambiguo y su escasa conciencia del efectivo alcance de los principios proclamados doctrinalmente. El futurismo tuvo gran repercusión en toda Europa como precedente de otros movimientos innovadores más tardíos, y en Rusia dio origen al grupo presidido por el poeta V. Khlebnikov. El “manifiesto futurista”, al proclamar un nuevo canon de belleza plástica (“un coche de carreras es más hermoso que la Victoria de Samotracia”), estaba destinado a ejercer una extraordinaria influencia en las artes. En 1910, encuentro en Milán, de Marinetti con los tres pintores italianos Carrà, Boccioni y Russolo determinó el lanzamiento del “manifiesto de los pintores”, al que se sumaron Giacomo Balla y Gino Severini. La primera  exposición tuvo lugar en París, en febrero de 1912. El futurismo se caracteriza por la integración del movimiento en la pintura, pero de forma distinta a la realizada por el cubismo. Mientras éste contempla la realidad desde puntos de vista distintos, ofreciendo en un mismo cuadro múltiples perspectivas, como si el artista se moviese en torno al objeto, en la pintura futurista es el objeto el que se mueve frente al contemplador, produciendo una impresión borrosa semejante a la de un objeto móvil captado por una cámara fotográfica. En ocasiones los futuristas combinaron en una misma tela la posiciones sucesivas de un mismo móvil. Esta característica esencial apareció expresada con gran violencia de color en Severini y con una gama de grises semejantes a los de los cubistas en Carrà pero todos tenían en común una voluntad de potencia que quizá fue la gran aportación del futurismo al arte contemporáneo; donde la misma aparece más claramente es en los cuadro de Balla y de Boccioni.

Fuente: Historia del Arte. Editorial Salvat.

Artistas del Futurismo

Simbolismo

Tendencia idealista que surgió a partir de 1885 tanto en literatura como en las artes plásticas y que, al rechazar la representación fiel del mundo exterior, buscó la expresión de su pensamiento mediante la alusión al símbolo.

La joven del perfil  de Aristide Maillol
(Museo Hyacinte Rigaud, Perpiñán).
 Es el retrato de Jeanne pintado con una simplificación
de formas típicamente nabi.
En el campo de las artes plásticas, el simbolismo se dio a conocer en París en la exposición del Café Volpini (1889), de Gauguin y la escuela de Pont-Aven (E. Bernard y M. Denis, entre otros). La obra de Gauguin La visión después del sermón (1888) marcó el inicio de esta tendencia, que surgió como oposición al neoimpresionismo y que sostuvo, a partir de Gauguin, la necesidad de pintar "de memoria" y no "frente al objeto", y de recoger el objeto en la imaginación hasta hallar su síntesis, es decir, la "idea ". Dentro del simbolismo, la tendencia a expresar una idea mediante una cierta abstracción decorativa fue seguida además por el grupo de los Nabis (Pierre BonnardÉdouard Vuillard, Ker Xavier Roussel, Félix Édouard Valloton, etc.), mientras que una tendencia más espiritualista y completamente literaria fue profesada por tres artistas que han sido considerados como la generación simbolista por excelencia: Gustave Moreau (1826-98), Pierre Puvis de Chavannes (1824-98) y Odilon Redon (1840-1916); dicha tendencia enlaza con el primer romanticismo, con la fantasía de William Blake y Johann H. Füssli, y con la personal visión del paisaje de Turner.

Fuente: Historia del Arte. Editorial Salvat.


Artistas del Simbolismo


Ivan Bilibin (1876-1942)



Bilibin, Ivan Yákovlevich (Иван Яковлевич Билибин) (16 de agosto de 1876 - 7 de febrero de 1942) fue uno de los ilustradores más influyentes del siglo XX y diseñadores escénicos que tomó parte en el Mir iskusstva y contribuyó a los Ballets Rusos. A largo de su carrera, estuvo fuertemente inspirado por el folclore eslavo.

Iván Bilibin nació en un suburbio de San Petersburgo. Estudió con Iliá Repin y amplió sus estudios en Múnich. Entre 1902 y 1904 Bilibin viajó por el norte de Rusia, donde quedó fascinado por la arquitectura antigua de madera y el folclore ruso. Publicó sus hallazgos en la monografía Artes folclóricas del norte de Rusia en 1904. Otra influencia importante en su arte fueron las impresiones tradicionales japoneses.

Bilibin obtuvo renombre en 1899, cuando publicó sus innovadoras ilustraciones de cuentos de hadas rusos. Durante la Revolución Rusa de 1905, realizó caricaturas revolucionarias. La Revolución de Octubre (1917), sin embargo, le resultó ajena. Después de cortos períodos en El Cairo y Alejandría, se estableció en París en 1925. Ahí se dedicó a decorar mansiones privadas e iglesias ortodoxas. Seguía añorando su tierra natal y, después de decorar la embajada soviética en 1936, regresó a la Rusia soviética. Dio conferencias en la Academia Soviética de las Artes hasta 1941. Bilibin murió durante el sitio de Leningrado.

Fuente: Texto extraído de es.wikipedia.es

Obra
Juicio durante el Pravda ruso, 1890
Ilustración para el cuento de
hadas ruso 'La rana princesa', 1899

Neodadaísmo

Brujas escupiendo fuego, 1959 de Joseph Beuys

El movimiento neodadá o neodadaísmo surge a finales de los años 50 y principios de los 60 como reacción al arte del expresionismo abstracto, el cual había absorbido plenamente al artista en una experiencia mística respecto a su obra de arte, y la carga emotiva de ésta y su discurso teórico, resultaban tan ininteligibles que, se había creado un distanciamiento del arte como arte-vida-social. Pues la sociedad quedaba alejada de un arte absorto en la personalidad del artista y cuya profundidad y lirismo no eran accesibles para una sociedad común.

El neodadá allana los caminos que llevan hacia el arte pop; artistas cuya percepción hace un arte diferente y opuesto al expresionismo abstracto, aunque sin ser un arte frío y despersonalizado como el pop de Andy Warhol; el neodadá continúa los principios del surrealismo pero llevados a otra escala, a otro nivel y lenguaje artístico.

Los artistas más representativos de este movimiento son:

Robert Rauschenberg (n. 1925), con sus materiales mundanos como viejas colchas o telas mezcladas con papeles que dotan de una textura diferente y con nuevos matices, una obra completamente distinta muy singular. Rauschenberg recoge los elementos que tiene a su alrededor, como una lata de cerveza o una botella de coca cola, un neumático, etc; así como su obra cuyos elementos son una cabra y un neumático, también a modo de juego compositivo.
Jasper Johns (n. 1930), el artista que se sirve de la encáustica, especie de mezcla de resina con cera virgen y pigmento, para dar texturas a sus obras de dianas y de banderas.
El movimiento neodadaísta innova con otros materiales, hasta ahora poco frecuentes en un ámbito artístico; cabe destacar la obra de esculturas blandas de Claes Oldenburg, precursor principal del arte pop.

Claes Oldenburg «fabrica» comida basura con materiales como el yeso o escayola, pero evolucionará hasta la realización de objetos gigantescos en el medio de las grandes ciudades estadounidenses, cómo una gran cuchara a modo de puente y en cuya punta contiene una inmensa cereza roja.

El arte neodadá comienza como una transición de un arte subjetivo del propio artista, hacia un arte para la sociedad de las masas y basado en la estética del cartel, un arte para la sociedad de consumo de la que, a la vez, se nutre para su productividad. Es una pintura gestual, derivada de las teorías de Bretón sobre el automatismo psíquico: es el encuentro entre el material y la mediación del artista. El cuadro adquiere vida propia, en torno a una poderosa imagen central. Surgió en los años 60 (1950’s), que colocaba en lugar de cuadros objetos y productos extraídos de la vida cotidiana y formaban con ellos nuevas estructuras artísticas, es reacción del arte del expresionismo abstracto. Una obra de 1955 de Rauschenberg, “Bed” (consistente en ropa de cama salpicada de pintura Manuel Alcayde Mengual 3/11 montada y colgada en la pared), fue la carta de presentación de este nuevo tipo de arte basado en la utilización de la imagen popular y el objeto vulgar. La nueva obra se convierte así en un lugar de reunión de los objetos de la más diversa procedencia: grabados anónimos, malas reproducciones de cuadros célebres, serigrafías que reproducen fotografías, páginas de periódicos, ilustraciones de revistas directamente relacionadas con el mundo de la publicidad o con la información cotidiana, todo ello embadurnado de pintura o de pigmento chorreado, en el más puro estilo expresionista. El neodadá allana los caminos que llevan hacia el arte pop; artistas cuya percepción hace un arte diferente y opuesto al expresionismo abstracto, aunque sin ser un arte frío y despersonalizado como el pop de Andy Warhol; el neodadá continúa los principios del surrealismo pero llevados a otra escala, a otro nivel y lenguaje artístico.

Fuente: https://es.wikipedia.org

Artistas del Neodadaísmo

Tachismo

Los capetos en todas partes de Georges Mathieu

El Tachismo (en idioma español, Tachisme, derivado de la palabra francesa tache - mancha) fue un estilo de pintura abstracta francés desarrollado durante los años 1940 y 1950. A menudo se le considera el equivalente europeo al expresionismo abstracto. Pertenece al movimiento más amplio del Informalismo (Art informel). También se conoce el Tachisme (similar a la action painting) como abstraction lyrique (relacionado con la abstracción lírica estadounidense). Los artistas del Grupo CoBrA y del japonés Gutai también están relacionados con el tachismo.

Después de la Segunda Guerra Mundial el término Escuela de París a menudo se refería al tachismo. Algunos de sus miembros eran Jean Dubuffet, Pierre Soulages, Nicholas de Stael, Hans Hartung, Serge Poliakoff, y Georges Mathieu, Según Chilvers, el término tachismo «se usó por primera vez en este sentido alrededor de 1951 (se ha atribuido la acuñación del término a los críticos franceses Charles Estienne y Pierre Guéguen) y circuló ampliamente a partir del libro del pintor y crítico francés Michel Tapié Un Art autre (1952).»

Tachismo fue una reacción al cubismo y se caracteriza por una pincelada espontánea, goteos y manchas de pintura directamente provenientes del tubo, y a veces garabatos que recuerdan a la caligrafía.

Fuente: Historia del Arte. Editorial Salvat.

Artistas del Tachismo



Arte Naíf

Corriente artística surgida a raíz de la revalorización, por parte de Apollinaire y Wilhelm Uhde (1907), del arte espontáneo de artistas populares sin formación técnica académica. El mejor representante de esta tendencia fue Henri Rousseau por sus cuadros de sorprendente fantasía. Otros franceses: Camille BomboisLouis Vivin, André Bauchant, Seraphine de Senlis; los estadounidenses Horace Pippin, Grandma Mases; los españoles: Joan Busquets, Capel, Boliche. El arte na"if, también llamado primitivista o ingenuista, no ha dejado de tener interés, y todavía son muchas las exposiciones y escritos que se dedican a estos artistas espontáneos.

La encantadora de serpientes (La charmeuse de serpents) es obra de Henri Rousseau, el Aduanero, un perfecto autodidacto que supo crear una obra valiosa y sincera, y cuya inspiración en la imaginación popular y en los relatos de la época le convirtieron en el pionero de un nuevo exotismo.

Fuente: Historia del Arte. Editorial Salvat.

Artistas del Arte Naíf

Yo Basquiat, yo Bacon




UNA VISIÓN DEMONIACA DE JEAN-MICHEL BASQUIAT Y UN RARO AUTORRETRATO " EXULTANTE" DE FRANCIS BACON PROTAGONIZAN LAS GRANDES SUBASTAS INTERNACIONALES DE ARTE DE POSGUERRA Y CONTEMPORANEO DEL MES

         Fue en Italia donde Jean Michel Basquiat celebró su primera exposición individual. En 1982, en la Galleria d'Arte Emilio Mazzoli de Módena. Sus creaciones fueron expuestas también en la muestra Transvanguardia: talia-América, de la Galleria Civica del Comune de Módena, junto a la de artistas como Sandro Chía, Enzo Cucchi, David Deutsch, David Salle, Julian Schnabel y Francesco Clemente. Italia cambió el destino (comercial) de Basquiat, que hasta muy poco antes sobrevivía pintando postales por un dólar en las calles de Nueva York. Ese mismo año se abrirían para él las puertas del mercado neoyorquino, con su primera individual en Estados Unidos, en la Annina Nosei Gallery. También expondría en Bruno Bischofberger (Zúrich), en la Marlborough Gallery (Nueva York) y en la Gagosian Gallery (Los Angeles) y participaría en la Documenta 7 de Kassel (Alemania). Aquel 1982 conocería por fin a su admirado Warhol. Todo muy rápido. Seis años después, en 1988, Basquiat. Aclamado, moría por una sobredosis. Muy lejos estaba de imaginar que una de las obras que pintó durante su estancia en Módena aquel 1982 se ofrecería en una subasta, treinta y cinco años después, por 40 millones de dólares. Es el precio estimado del autorretrato que el día 10 de este mes. Christie's pone a la venta en Londres, en el que el creador se reflejó como una figura demoniaca ardiente. Un día después Sotheby's subastará en Nueva York un doble autorretrato de Francis Bacon por entre 22 y 30 millones de dólares. La obra, que solo se ha mostrado en público en dos ocasiones, en 1971 y 1993, data de 1970 y es, frente a los habituales trabajos atormentados del autor, una rara visión "exultante" del retratado, única en su trayectoria. Además de este, Bacon creó solo otros dos autorretratos dobles a lo largo de su carrera.

         Gerardo Buendía

         (Fuente: Revista “Descubrir el Arte”, Mayo 2016, nº 207)

Jean-Michel Basquiat (1960-1988)



Basquiat, Jean-Michel (Brooklyn, Nueva York, 1960 - Manhattan, Nueva York, 1988).  Pintor autodidacto, estadounidense, de padre haitiano y madre puertorriqueña, que se separan cuando él tiene siete años. Inspirado por John Cage, comienza a tocar la guitarra y los sintetizadores en una banda llamada NGray; su vida discurre en los ambientes punk del Mudd Club y en el Club 57; hace trabajos ocasionales, vende bisutería y ropa pintada. En 1979 concluye su colaboración con Al Díaz y aparecen pintadas que dicen Samo © está muerto.

Pinta sobre papel, puertas, refrigeradores, trozos de metal y hace ensamblajes de basuras. En 1981 participa en una colectiva organizada en el P.S.1 de Nueva York titulada New York, New Wave; hace su primera individual en Módena (Italia) y en la galería Anina Nosei de Nueva York, quien le ofrece un estudio en los bajos de la galería. En 1983 comienza a recibir el reconocimiento de críticos y curators, participa en la Documenta VII de Kassel y en la Bienal del Withney Museum. "Tomo mis hechos de libros, cosas en atomizadores, el blues, alcohol etílico...Pongo lo que me gusta de ellos en mis cuadros". Sus influencias fueron Picasso, las máscaras africanas, el arte de los niños, el hip-hop y el jazz; su estilo se asocia al Nuevo Expresionismo de los años ochenta; a pesar del aspecto inacabado y descuidado de sus cuadros, las superficies están muy trabajadas y son semánticamente complejas. A diferencia de otros artistas del graffiti neoyorquino como Haring y Scharf, Basquiat pronto estableció para sí mismo una sólida reputación en Europa y sus últimas obras alcanzaron muy altas cotizaciones en la subastas. Murió en Nueva York, el 12 de agosto de 1988, de una sobredosis de drogas.

El Brooklyn Museum de Nueva York dedicó una gran exposición retrospectiva de la obra del artista en abril de 2005, en la que presentó ciento veinte obras y diverso material adicional (como las voces de Gerard, el padre de Basquiat, o la del rapero Wyclef Jean).

Fuente: Texto extraído de www.mcnbiografias.co

Artículo


Galería
Sin título, 1980

Sin título, 1980

Punto al Arte